Invitame un cafecito

Invitame un café en cafecito.app

Vistas a la página totales

jueves, 26 de octubre de 2017

El Seductor (2017): 
-The Beguiled-

Duración: 93 Minutos
Dirección: Sofía Coppola (Las Vírgenes Suicidas, Perdidos en Tokio, María Antonieta - La Reina Adolescente)
Guión: Sofía Coppola
Actores/actrices: Nicole Kidman
Kirsten Dunst
Colin Farrell




Ficha en IMDb
Ficha en Wikipedia

Drama escrito y dirigido por Sofía Coppola a su vez producido por el estudio American Zoetrope -compañía a cargo de ella y de su hermano Roman, fundado por el padre de ambos, la leyenda Francis Ford Coppola y el magnífico George Lucas-. El screenplay se basó en el libro A Painted Devil de Thomas P. Cullinan, y la cinta fue estrenada el 24 de mayo de este año en Cannes donde compitió por la Palma de Oro y ganó el premio a Mejor Director(a).

Un paneo vertical sobre árboles muy altos da comienzo al relato, mientras la cámara desciende podemos ver a una niña con una canasta caminando en un bosque. La escena parece evocar rápidamente al personaje de caperucita roja, y si desconocemos de que trata la película parecería que nos encontraríamos con algo orientado hacia el terror. Aquí vemos que Amy, interpretada por Oona Laurence está recogiendo hongos mientras canta una canción que se repetirá al menos dos veces más a lo largo de la historia. Ésta circularidad también se hace presente en una escena posterior en la que Amy nuevamente recogiendo hongos. Podemos decir que todo o casi todo está pensado en la película de Sofía Coppola. Me gustaría decir que todo está pensado, pero sin embargo hay un error algo burdo cuando Miss Farnsworth (Nicole Kidman) cose al cabo McBurney (Colin Farrell): ella no desinfecta la herida antes de coserla, ni mucho menos desinfecta el alfiler, sino que tira alcohol a la herida ya casi terminada la costura.


La película tiene un manejo de tiempos muy particular: podemos decir que toma sus respiraciones y es reflexiva, utiliza muy bellos planos descriptivos logrados por una gran fotografía -Philippe Le Sourd- presentando además un ritmo pausado hasta en la escena final del film donde percibimos un  travelling lento y un enfoque hacia el grupo de mujeres protagonistas sentadas en el porche, que por la disposición espacial de los cuerpos evoca una fotografía antigua. Claro que el encuadre de la escena final tiene otra complejidad y elementos que no evocaré para evitar spoilers. El estilo fílmico, señalado por un amigo como "teatral", recuerda respetuosamente a clásicos del cine norteamericano como La Loba (Wyler, 1941) o Meet me in St. Louis (Minelli, 1944). Una de las escenas centrales de El Seductor de hecho parece una actualización reestilizada y personal de la escena más importante y magistralmente lograda de la película de William Wyler. Mientras que el diseño de interiores recuerda a Meet me in St. Louis, si bien ésta última está ambientada a principios del siglo XX, mientras que la cinta de Coppola transcurre tres años después del inicio de la Guerra de Secesión.


The Beguiled, como otras películas norteamericanas foguea el mito de la hospitalidad sureña -también importante en La Loba- a la vez que sutilmente plantea al sur como la "tierra prometida". Los militares sureños son retratados como caballeros, mientras que los norteños parecen poseer cierto salvajismo. Sin embargo, el guión juega con los prejuicios irracionales sobre los bandos enfrentados y quiere resaltar una humanidad que trasciende la guerra. Respecto a la idealización de "Dixieland" podemos señalar que la directora fue acusada de "whitewashing" o blanqueo, por eliminar a un personaje de la novela que era una mujer esclava afroamericana. Además de elegir a Kirsten Dunst, actriz blanca, para el papel de una mujer "birracial". Kirsten Dunst, como todo el elenco tienen, a pesar de la problemática racial, destacados trabajos performativos en una trama con un sólido manejo de la tensión dramática y un giro argumental algo brusco. La ambientación, nos transporta exitosamente al sur secesionista, gracias principalmente al hecho de tener tomas exteriores en una casa de plantación en Louisiana e interiores en Nueva Orleans -casa de la actriz Jennifer Coolidge-. El vestuario (Stacey Battat) y la música (Laura Karpman Phoenix) contribuyen a esa verosimilitud que se desarrolla principalmente en una casa donde la guerra sólo se percibe a través de sonido off y soldados que pasan ocasionalmente.


La película de Sofía Coppola sigue su personal estilo, que puede generar amor u odio, El Seductor particularmente me generó amor, por su expresión reflexiva y estética alternativa. La visión femenina predominante, si bien algo esencialista e idealizada, le da una perspectiva fresca a un Hollywood generalmente patriarcal y machista -actualmente evidenciado por "personas" como Harvey Weinstein-.   

Mi Calificación: 8 (ocho) Muy Buena

sábado, 14 de octubre de 2017

Blade Runner 2049 (2017):

Duración: 164 Minutos
Director/a: Denis Villeneuve
Guión: Hampton Fancher
Michael Green
Actores/actrices: Ryan Gosling 
Ana de Armas (El Lado Peligroso del Deseo, Exposed, Manos de Piedra)
Harrison Ford




Ficha en IMDb
Ficha en Wikipedia

35 años después sale la sequela de la mítica película dirigida por Ridley Scott, ubicada narrativamente 30 años después de la primera historia. La idea de una secuela de Blade Runner se remonta a 1999, y como dato curioso, la fotografía principal de la película fue realizada en Budapest, capital de Hungría.

La amplitud de los planos, la utilización del virado a sepia y los múltiples
enmarcados de los personajes nos dan una sensación de monumentalidad, soledad
y desolación que nos conduce a un estado mental alterado en consonancia con la psiquis de K
Ir a ver la secuela de Blade Runner al cine es una experiencia sinceramente alucinante. La inmersión que nos provoca tanto el trabajo fotográfico como el sonoro es sólo comparable con grandes obras de la ciencia ficción tales como 2001: Odisea del Espacio o Solaris (Tarkovsky). Las imágenes, gracias a una magnífica fotografía (Roger Deakins) son hipnóticas, mientras que el sonido da una sensación envolvente a la vez que nos internaliza en un mundo demencial y en la psiquis del protagonista. No podemos sin embargo reducir los elogios de imagen y sonido sólo a éstos aspectos: la visual no sería lo que es sino tuviera un increíble diseño de producción (Dennis Gassner) y trabajo de arte (David Doran, Bence Erdelyi, Lydia Fry), mientras que el score de Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch genera un entorno sobrecogedor.
A riesgo de detenernos demasiado en aspectos técnicos vale la pena destacar los magníficos juegos de acusmatización (voz sin cuerpo) y desacusmatización (corporalización de la voz) presentes en toda la película, sumado a la reflexión sobre la corporalidad y la acorporalidad de personajes signados por una biopolítica que tiene bastante que ver con nuestra temporalidad. Quizás no haya una reflexión profunda sobre el cuerpo de la mujer, que como en otras películas de ciencia ficción sigue siendo principalmente un objeto comercializable y de deseo masculino -si bien hay cierto tratamiento irónico-.

En una fotografía donde predominan los grises, cabe sin embargo
destacar el magnífico trabajo de puesta en escena, pareciendo
similar ésta construcción del espacio a Chernobyl o a una fotografía
de los campos de Tunguska luego de la caída del meteorito.
La intertextualidad con su cinta precursora, y los manejos de las luces hacen emocionar a los fans de una película predecesora que se convirtió gradualmente de culto. Respecto a la historia podemos señalar que presenta una idea fresca e interesante que no se puede acomodar del todo a una dinámica irregular. Algunas escenas -no son muchas sin embargo- se presentan con una dilatación innecesaria al ser reflexionadas post-visionado del film. Quienes llevan a cabo la historia, los actores, tienen un sólido trabajo general, destacándose un poco más Ryan Gosling (como K) y Robin Wright (como Joshi). También es importante destacar también un buen trabajo de Harrison Ford (como Deckard), al que los años parecen sentarle bien -a pesar de tener algunas escenas no muy bien resueltas-. No sólo los actores y actrices están respaldados y respaldadas por un buen guión, sino por la pensada estética de un sólido trabajo de vestuario (Renée April) como de peinado y maquillaje (Csilla Blake-HorváthLizzie Lawson). Insistiendo en lo visual, hay también un acertado trabajo de efectos especiales.

Ésta toma es una de las más reminiscentes a la película del '82
recordemos el importante trabajo de sombras de la primera, y
el particular uso de la luz, en escenas con éstas locaciones
se puede ver una estética demasiado similar a la película de Scott.
Sin embargo, como señaló Villeneuve en su entrevista con Flix
la estética general de la película es distinta a la original. En la ciudad
siguen predominando las características luces de neón y las proyecciones
3D que marcaron época, y aquí están bien incluídas.
El proceso de visionado de Blade Runner 2049, es algo que inevitablemente produce un cambio en el espectador. Luego de haber reseñado cerca de 280 películas, pocas veces puedo decir que experimenté algo así en el cine. No me queda otra cosa para señalar más que felicitar a Denis Villeneuve, el equipo técnico y los actores y actrices por ésta magnífica e irrepetible experiencia.

Mi Calificación: 8 (ocho) Muy Buena

jueves, 12 de octubre de 2017

El Muñeco de Nieve (2017):
-The Snowman-

Duración: 119 Minutos
Director/a: Tomas Alfredson (Four Shades of Brown, Criatura de la Noche, El Topo)
Guión: Hossein Amini
Peter Straughan
Actores/actrices: Michael Fassbender
Rebecca Ferguson 
Charlotte Gainsbourg



Ficha en IMDb
Ficha en Wikipedia (en Inglés)

Seis años pasaron del último trabajo como director de Tomas Alfredson. El director sueco, hermano de Daniel Alfredson e hijo Hans Alfredson, había adaptado exitosamente la novela "El Topo" de John LeCarré  con figuras como Gary Oldman, Colin Firth y Tom Hardy. Éste año, el sueco volvió a los thrillers, adaptando la novela "El Muñeco de Nieve" del escritor noruego Jo Nesbø, perteneciente a las "Harry Hole Series".

Algunos planos generales en exteriores dan un poder retórico
muy poderoso a las imágenes que no serían las mismas sin
locaciones tan hostiles al ser humano.
Probablemente sea inevitable referir a la novela y a la película como vinculada al mundo de la trilogía Millenium, tanto por sus películas suecas (las últimas dos dirigidas por Daniel, el hermano de Tomas), como por los exitosos libros de Stieg Larsson. La similitud entre ambos trabajos queda evidenciada por la estética -la selección de locaciones aisladas donde sucedió un crimen hace mucho tiempo- como por la narrativa: evidenciada en el carácter violento y despiadado de los personajes. A nivel fílmico, que es el que nos atañe, se puede apreciar una presentación similar de las ciudades: aquí Oslo, en la serie de Millenium Estocolmo, a través de cámaras aéreas que muestran la belleza de dos ciudades exóticas para un espectador latino. El contexto del relato que consiste en la presentación de los aspectos culturales de las ciudades también es un denominador común en los mencionados trabajos. Lo que caracteriza a El Muñeco de Nieve -paralelismos aparte- es ser un thriller bastante tradicional, con un uso abusivo del montaje alternado, pero con una historia llevadera. No podemos evitar señalar que a pesar de algunos errores, y el estilo muy clásico de policial, la historia genera cierta tensión e intriga. Interesante es para ésto, algunos falsos señuelos que da la historia, generando cierta imprevisibilidad.


Las locaciones, sin dudas son un elemento cuativador para el desarrollo de la historia, ya que nos acerca a una cultura ajena a la latina, con climas hostiles y una ciudad bellamente retratada. Todo éste complejo trabajo de rodar en lugares lejanos y con temperaturas bajo cero, evidencian una producción importante, sumada al heterogéneo grupo de actores y actrices que se da el lujo de tener entre otros a un poco reconocible Val Kilmer. Otro elemento interesante de la cinta es su música, que si bien cumple apenas el rol de partener de la historia, acompaña bien la narración. El sonido está correctamente trabajado, especialmente los off's que aportan tensión a distintas escenas.
Pensando en el espacio fílmico, podemos decir que cumple una función narrativa importante, casi tomando una ontología propia y un decisivo rol en las acciones. No podemos destacar en éste caso ninguna actuación brillante ni mucho menos, quizás oscurecidas por la acción.


El Muñeco de Nieve es un thriller bastante tradicional, con recursos efectistas más o menos eficientes. Su estilo, tiene ciertas similitudes a cosas ya vistas en la pantalla, sin embargo la historia logra atrapar al espectador, ayudado por locaciones que aportan cierto misterio y una buena banda sonora -aprovecho éste término discutido para incluir al sonido diegético y extradiegético-.

Mi Calificación: 6 (seis) Buena



miércoles, 4 de octubre de 2017

Los Padecientes (2017):

Duración: 116 Minutos
Director/a: Nicolás Tuozzo (Próxima Salida, Horizontal/Vertical)
Guión: Marcos Negri 
Gabriel Rolón
Nicolas Tuozzo
Actores/actrices: Benjamín Vicuña (Fuga, El Hilo Rojo, Permitidos)
Eugenia Suárez (Abzurdah, El Hilo Rojo, Sólo se vive una vez) 


Thriller basado en la novela homónima de Gabriel Rolón, quien también colaboró en la adaptación cinematográfica de la historia. La película, producida por Fox International se estrenó el 27 de Abril en Argentina, reestrenándose ésta semana -junto a Nieve Negra, por ejemplo- con motivo de la Semana del Cine Nacional. 


Paulo Rouviot o el Sherlock Holmes del psicoanálisis, es una especie de detective sin licencia -podríamos decir "flojo de papeles"- que se viste como modelo y goza del status de casi famoso. Con el psicoanálisis como herramienta transcendental se propone el descubrimiento de una "verdad" por demás ontologizada y poco reflexionada que parece tener cierta finalidad argumental en un misterio poco intrigante. La verosimilitud de la historia es uno de los aspectos que menos complace: un psicoanalista vestido como modelo, un matón que amenaza al protagonista de forma airosa y sutil y un cierre demasiado preciso -relativamente típico en policiales argentinos-. 
Ni la performance de Benjamín Vicuña ni la de Eugenia Suárez, ambos con papeles protagónicos, ayudan a ésta verosimilitud. Quienes mejor hacen su trabajo son los actores con papeles más cortos: vale la pena destacar un muy buen trabajo de la joven pero experimentada actriz Ángela Torres (como Camila Vanussi) -si, la nieta de Lolita Torres-, y el siempre sólido trabajo de Luis Machín (como Roberto Vanussi).


El manejo del tiempo de visionado no presenta una sola caída o espacio gris, sino varios. Los 116 minutos se hacen sentir en el espectador, cuya atención parece flotante, tal como la que usan los psicoanalistas en sus sesiones. Éstos grandes problemas son principalmente causados por un guión con diálogos forzados, referencias mal introducidas y cierta pretensión poética burda. Ésto no quiere decir que nada pueda ser salvado, algunos diálogos, como los Paulo Rouviot con Camila Vanussi están bien resueltos. No podemos decir que la cinta de Tuozzo carezca totalmente de virtudes, sin embargo: el sonido está bien articulado, con offs y overs interesantes pero particularmente con una superposición de la voz del protagonista con la de Roberto Vanussi bastante meritoria. Se percibe a nivel general una seria producción con buenas locaciones (Alfredo Gisbert) y un sólido diseño de producción -especialmente en los interiores de la casa Vanussi-. Aquí me detendré en dos elementos visuales llamativos: la semiótica de las pinturas expuestas en las paredes de la cuasi mansión Vanussi y los creativos créditos iniciales, de la mano de Martín Elías Iglesias.


Los espectadores se convierten en "los padecientes" de una historia cuyo transcurrir de los minutos pesan en el visionado, provocados por un argumento poco convincente y un guión forzado. No todo es padecimiento en la película de Tuozzo, sin embargo, si nos detenemos a apreciar ciertas virtudes visuales y sonoras de la misma, sumado a algunos trabajos actorales sólidos.

Mi Calificación: 5 (cinco) Regular


domingo, 1 de octubre de 2017

Star Trek: Discovery (2017- ) 

Capítulo: "Battle at the Binary Stars"
Duración: 39 minutos
Director/a: Adam Kane (Héroes, Falling Skies, Daredevil (2015))
Guión: Bryan Fuller
Actores/actrices: Michelle Yeoh





Segunda parte del "prólogo" de la serie, que los escritores estructuraron de ésta forma con el fin de que los eventos mostrados no deban ser mostrados a través de flashbacks en capítulos posteriores. 


El segundo capítulo tiene como desafío intentar igualar o estar en un nivel cercano a un gran primer episodio. Podemos decir que "Battle at the Binary Stars" no tiene nada que envidiarle. Ésto es en parte al magnífico guión (Gretchen J. Berg y Aaron Harberts), cuyas acciones no sólo sorprenden y golpean al espectador, sino que también lo conmueven. La fuerza dramática de las escenas es magnífica, y las escenas de batalla mejores que las de series anteriores, casi en la línea de las películas. Los temibles y respetables klingons siguen en el centro de la acción con su líder T'kuvma mientras que la capitana Philippa Giorguiou debe mostrar su fortaleza al enfrentarse a distintos peligros. 


El trabajo actoral continúa el buen ritmo del primer capítulo, en una historia devastadora que pone a prueba a toda la tripulación. Aquí hay algunos recursos algo sobre utilizados de series anteriores, como la cámara que muestra una explosión desde una de las cubiertas y gente herida caminando, o la resolución del conflicto prototípica. Vemos también, una interiorización en la psiquis de quien será la protagonista: Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) y es inevitable pensar cierto parecido con Spock. Si bien el personaje interpretado por Nimoy era vulcano de madre humana, mientras que Michael es una humana educada por vulcanos. Sin dudas hay un buen trabajo de Sonequa, y el diálogo con una computadora bastante más parlanchina que en otras series está muy bien logrado.  


"Battle of the Binary Stars" es un capítulo que va a la par de su antecesor, no tanto por sus efectos y producción (parecen más limitados que el primer capítulo), sino por su increíble guión que hace conmocionar al espectador trekkie como grandes capítulos de series anteriores.

Mi Calificación: 8 (ocho) Muy Buena
Zama (2017):

Duración: 115 Minutos
Director/a: Lucrecia Martel (La Ciénaga, Niña Santa, La Mujer sin Cabeza)
Guión: Lucrecia Martel
Actores/actrices: Daniel Giménez Cacho (La Mala Educación, Colosio: El Asesinato, Blancanieves)
Lola Dueñas (Mar Adentro; Volver; Yo, también) 
Matheus Nachtergaele (Ciudad de Dios, Amarelo Manga, A Festa da Menina Morta)

Ficha en IMDb
Ficha en Wikipedia

Coproducción argentina-brasileña, que también tiene a El Deseo detrás (hermanos Almodóvar). Está basada en el libro homónimo de Antonio Di Benedetto, y fue seleccionada por la Academia Argentina para competir por los Oscars y los Goya. Con un presupuesto de 3,2 millones de dólares, la cuarta película de Lucrecia Martel, fue filmada en Formosa, Corrientes y Buenos Aires.


Zama tiene como particularidad el presentar una dinámica y una narrativa bastante diferente al trabajo del cine nacional en general. Hay en la trama un estilo pausado, reflexivo si se quiere. Pensando en ese estilo encontramos en latino américa algunas cintas puntuales de este tipo, tales como El Abrazo de la Serpiente o Jauja (Alonso, 2014). A nivel europeo, podemos quizás pensar en cierta similitud con Fitzcarraldo (Herzog, 1982) respecto al psiquismo de los personajes que se encuentran en un ambiente hostil.
A pesar de las referencias, Lucrecia Martel logra un estilo personal apreciable, por ejemplo en la composición de los planos: hay una evidente ruptura con el modo clásico de representación, cuando el protagonista no está en el centro de la escena, sino al costado, como se evidencia en varias tomas. Don Diego de Zama, en algunas escenas es parcialmente tapado, por la figura de un caballo por ejemplo o a veces da la espalda a la cámara. Los encuadres también  son muy particulares, a veces "cortando" a los personajes, mientras que la cámara en general se presenta estática. Hay un uso de la profundidad de campo bastante interesante en la primera escena, y la película articula un modo de filmación bastante particular.


La historia se presenta mediante una especie de oleaje que se acerca a la costa y luego vuelve a la profundidad del mar, hay cierta cadencia hipnótica que requiere un importante esfuerzo de concentración en el espectador. Algunos sucesos, de cierto realismo mágico le dan cierta pimienta a una historia que es algo compleja de penetrar. Un aspecto decisivo para hacer posible el relato son las magníficas locaciones (Eugenia D'Alessio) que implican un soberbio esfuerzo de producción por la cantidad de exteriores. La construcción estética también está pensada: hay un serio trabajo de dirección de arte (Renata Pinheiro) como de diseño de vestuario (Julio Suárez). En el caso de las actuaciones hay un buen trabajo coral, pero vale la pena destacar particularmente a Matheus Nachtergaele como Vicuña Porto y a Daniel Giménez Cacho como Don Diego de Zama. Dentro del despliegue actoral y en la historia en sí se puede ver una destacable variedad de cuerpos, que evita así el negacionismo blanco que señala la no existencia de población afro en latinoamérica. En éste sentido también hay una representación de la población originaria. Otro aspecto eidético destacable se presentra a través del personaje Luciana Piñares de Luenga (Lola Dueñas) que deja traslucir una interesante ideología de género que aportando una perspectiva diferente a la película.

Fotografía correspondiente a la muy interesante
primera escena de la película, donde vemos algunos
recursos de la directora, diferentes al modo clásico de
representación.
Zama es un interesante proyecto que muestra una alternativa fílmica diferente en suelo nacional -Jauja, de Lisandro Alonso sigue un estilo similar-, en cierta alianza con algunos proyectos latinoamericanos y cierta inspiración europea reapropiada. Desde acá saludamos éste tipo de proyectos reflexivos.

Mi Calificación: 6,50 (seis y medio) Buena